Etiqueta: Cine social

De odiar a la protagonista a amar la película: Mi viaje con The Florida Project

Póster de The Florida Project

Ficha Técnica

  • Título original: The Florida Project
  • Año: 2017
  • Duración: 111 min.
  • País: Estados Unidos
  • Dirección: Sean Baker
  • Guion: Sean Baker, Chris Bergoch
  • Música: Lorne Balfe
  • Fotografía: Alexis Zabé
  • Reparto: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones, Mela Murder, Valeria Cotto

Mi Valoración

★★★★ (4/5)

Sinopsis

«Una niña de seis años llamada Moonee y su rebelde madre Halley viven en un motel llamado ‘The Magic Castle’, muy cerca de Disney World. A pesar de su duro entorno, Moonee pasa cada día de verano viviendo una vida llena de maravillas, travesuras y aventuras con sus amigos, mientras los adultos a su alrededor luchan con sus propios problemas. La presencia de Bobby, el gerente del motel, representa una figura paterna y un protector para los niños, observando sus vidas con una mezcla de compasión y preocupación.»

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WwQ-NH1rRT4&w=560&h=315]

La vida en tecnicolor al borde del abismo

Hay películas que te golpean de frente y otras que se cuelan por las rendijas, poco a poco, hasta que te das cuenta de que te han calado hasta los huesos. «The Florida Project» es de las segundas. Mi primer contacto con ella fue de un rechazo casi visceral. Odié a Halley, la joven madre protagonista, con una fuerza que me sorprendió. Me parecía irresponsable, egoísta, un caos andante que arrastraba a su hija Moonee a un desastre inevitable. ¿Cómo podía alguien vivir con esa falta de previsión, con esa actitud desafiante ante un mundo que, claramente, la estaba devorando? Me sentí frustrado, enfadado. Pero el cine, cuando es bueno, hace algo mágico: te obliga a mirar más allá de tu juicio inicial. Y poco a poco, la película me fue ganando.

El director, Sean Baker, no te da un manual de instrucciones. No te dice a quién querer y a quién odiar. Simplemente te suelta en medio del «Magic Castle», un motel de colores pastel a la sombra del gigante Disney World, y te dice: «mira». Y lo que ves es un microcosmos de la otra América, la que no sale en los folletos turísticos. La «land of the freedom» donde la libertad, para muchos, es solo la de elegir en qué contenedor de basura buscar la cena. Aquí no hay un botón de «start» para empezar una vida de cero, ni un «reinicio» cuando las cosas van mal. Para gente como Halley, la vida es un juego de supervivencia constante, una partida que empezó con las cartas marcadas en su contra. No hay red de seguridad, solo el asfalto caliente y la humedad de Florida.

Moonee y sus amigos en The Florida Project

Y en medio de ese caos, está la inocencia. La inocencia pura, ruidosa y maravillosamente irritante de Moonee y su pandilla. Su verano es una aventura sin fin. Escupir a los coches, pedir dinero para un helado, explorar edificios abandonados… son los reyes de su pequeño y destartalado reino. Su perspectiva es el corazón de la película. Para ellos, el motel no es un símbolo de pobreza, es un castillo morado. No ven la miseria, ven un patio de recreo infinito. Esa es la genialidad de Baker: nos muestra la crudeza de la situación a través de los ojos de quienes apenas son conscientes de ella. Nosotros, como espectadores, vemos el peligro que acecha en cada esquina, pero los niños solo ven la posibilidad de una nueva travesura. Esta dualidad es lo que hace que la película duela tanto y, a la vez, sea tan hermosa.

Mi odio inicial hacia Halley empezó a transformarse en una compasión incómoda. Comencé a preguntarme: ¿cómo se educa emocionalmente a un hijo cuando nadie te ha educado a ti? ¿Cómo enseñas a gestionar la frustración cuando tu vida es una cadena perpetua de frustraciones? Halley es un producto de su entorno, una niña que tuvo una niña, luchando con las únicas herramientas que conoce: la rebeldía, la picaresca y un amor feroz, aunque tóxico y torpe, por su hija. Bria Vinaite, la actriz que la interpreta (descubierta en Instagram, nada menos), está magnética. Consigue que la desprecies y que, al mismo tiempo, entiendas su desesperación. Su relación con Moonee es un torbellino de gritos, risas, complicidad en pequeños delitos y momentos de una ternura desgarradora. Son un equipo contra el mundo, aunque Halley sea, a menudo, su peor enemigo.

Y luego está Willem Dafoe. Su personaje, Bobby, el gerente del motel, es el ancla moral de toda la historia. Es el único adulto funcional en este universo caótico. No es un héroe de capa y espada. Es un hombre cansado, de clase media, que solo intenta hacer su trabajo: cobrar el alquiler, arreglar las máquinas de hielo y mantener un mínimo de orden. Pero, sin quererlo, se convierte en el guardián de estos niños perdidos. Los regaña, los protege, los vigila con una mirada que mezcla la exasperación y un cariño paternal que quizás ni él mismo reconoce. Dafoe está inmenso en su contención. Cada gesto, cada suspiro, cada pequeña amabilidad (como ahuyentar a un posible depredador) nos dice todo lo que necesitamos saber sobre él. Es la decencia personificada en un mundo que parece haberla olvidado. Es el testigo silencioso de estas vidas al límite, el que ve la tormenta que se avecina y sabe que no puede hacer nada para detenerla.

Bobby (Willem Dafoe) en el motel

Lo que me terminó de conquistar fue la estética, o como dicen los expertos, la fotografía. La película es visualmente despampanante. El director de fotografía, Alexis Zabé, utiliza una paleta de colores saturados, casi de caramelo. Los lilas, los turquesas, los naranjas del atardecer… todo es vibrante, casi onírico. Este festín visual choca frontalmente con la precariedad que retrata. Es una decisión brillante. Ese contraste es la metáfora perfecta de la película: la belleza y la alegría de la infancia floreciendo en el terreno más inhóspito. Es un recordatorio constante de que incluso en los márgenes, en la pobreza más cruda, la vida se abre paso con una fuerza y un colorido inesperados. No hay una fotografía gris y sombría para subrayar la miseria; al contrario, se nos muestra la miseria a plena luz del sol, con los colores de un helado derritiéndose en el asfalto.

La película avanza sin una trama convencional. No hay grandes giros de guion, solo la acumulación de pequeños momentos cotidianos que van construyendo una tensión insoportable. Sabemos que el verano no puede durar para siempre. Sabemos que la burbuja de Moonee tiene que explotar. El mundo real, con sus servicios sociales y sus consecuencias, está a la vuelta de la esquina. Y cuando finalmente llega, el golpe es devastador. El final, esa carrera desesperada hacia el lugar más feliz de la Tierra, ha sido objeto de mucho debate. ¿Es real? ¿Es una fantasía? Para mí, no importa. Es la única escapatoria posible. Es la imaginación infantil como último refugio ante una realidad demasiado cruel para ser soportada. Es un grito final de libertad, un portazo a un mundo que les ha fallado a todos.

«The Florida Project» no te da respuestas, te llena de preguntas. ¿Con qué prisma miramos las miserias ajenas? ¿Somos rápidos en juzgar sin entender el contexto? ¿Qué hay de falso y de roto en ese «sueño americano» que se vende a pocos kilómetros, tras los muros de Disney? Salí del cine con un nudo en el estómago y el corazón encogido, pero también con una extraña sensación de gratitud por haber sido testigo de la belleza indestructible de la infancia. Es una de esas películas que se quedan contigo, que te obligan a reevaluar tus propios prejuicios y a mirar el mundo, aunque solo sea por un momento, con el asombro y la resiliencia de una niña de seis años.

Halley y Moonee

Y tú, ¿crees que el final es una huida real o la fantasía de una niña para escapar de una realidad insoportable?

Rebel Ridge: Crítica de un Viaje a la Corrupción en la América Profunda

@import url(‘https://fonts.googleapis.com/css2?family=Figtree:wght@700&family=Onest:wght@400;500&display=swap’); Póster de Rebel Ridge

Título original: Rebel Ridge

Año: 2024

Duración: 131 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Jeremy Saulnier

Guion: Jeremy Saulnier

Música: Brooke Blair, Will Blair

Fotografía: David Gallego

Reparto: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, James Cromwell

Género: Thriller. Acción. Intriga | Neo-western

Un exmarine que necesita dinero para poner en libertad bajo fianza a su primo se ve implicado en una gran conspiración cuando se enfrenta a un departamento de policía corrupto en un pequeño pueblo de los Apalaches.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gq3e1Z11cR0]

Cuando el cine de acción te da más de lo que pides

Hay películas que llegan sin hacer mucho ruido, que se cuelan en el catálogo de Netflix una tarde cualquiera y que, si les das una oportunidad, te vuelan la cabeza. Reconozco que me senté a ver Rebel Ridge esperando un thriller de acción más o menos convencional. Un tipo duro, un pueblo corrupto, muchos tiros y poco más. La fórmula la conocemos de memoria. Sin embargo, lo que me encontré fue una grata, gratísima sorpresa. La cinta de Jeremy Saulnier (el genio detrás de Blue Ruin y Green Room) es mucho más que eso: es un neo-western tenso, violento y con un subtexto social que le da una profundidad inesperada y muy necesaria.

La historia nos presenta a Terry Richmond, interpretado por un magnífico Aaron Pierre. Terry es un veterano de la Marina que llega al pequeño pueblo de Shelby Springs con un único objetivo: reunir el dinero para pagar la fianza de su primo. Es un hombre honesto, de andares tranquilos pero con una mirada que denota un pasado complejo. Desde el primer minuto en que pone un pie en el pueblo, las cosas se tuercen. La policía local, liderada por un intimidante Don Johnson en el papel del jefe de policía Sandy, le confisca el coche de forma injusta. Este simple acto de abuso de poder es la chispa que enciende una mecha que no tardará en explotar, destapando una red de corrupción sistémica que ahoga a toda la comunidad.

Escena de Rebel Ridge

Lo que Saulnier hace con maestría es construir la tensión poco a poco, casi de forma artesanal. No estamos ante una película de acción frenética desde el minuto uno. Al contrario, se toma su tiempo para presentarnos a los personajes, para que sintamos la atmósfera opresiva del lugar y la impotencia de su protagonista. Aaron Pierre es el ancla emocional de la película. Su interpretación es contenida pero llena de fuerza. Vemos en él a un hombre bueno empujado a sus límites, un individuo que solo quiere hacer lo correcto en un mundo que parece diseñado para castigar precisamente eso. Su lucha no es solo por el dinero de la fianza, sino por su propia dignidad frente a un sistema que lo ve como un problema, en parte, por el color de su piel.

Y aquí es donde Rebel Ridge eleva el listón. La película no tiene miedo de señalar el componente racial de la historia. Terry no es solo un forastero; es un forastero negro en un pueblo predominantemente blanco del sur de Estados Unidos. Los abusos que sufre, las miradas de desconfianza, la facilidad con la que se le acusa y arrincona… todo tiene una capa adicional de lectura social. No es un panfleto, sino un retrato crudo y realista de cómo el poder y el prejuicio se entrelazan. Saulnier lo integra en la narrativa de forma orgánica, haciendo que la lucha de Terry sea aún más poderosa y universal.

Aaron Pierre en Rebel Ridge

Cuando la acción finalmente estalla, es brutal, seca y contundente. Las secuencias de tiroteos y persecuciones están coreografiadas con una precisión milimétrica, huyendo de la espectacularidad vacía para centrarse en un realismo visceral que te pega a la butaca. Cada bala duele, cada golpe se siente. La cámara de David Gallego nos sumerge de lleno en el caos, haciéndonos sentir la desesperación y la adrenalina del momento. Es en estos momentos donde el pasado militar de Terry sale a relucir, transformándolo en una máquina de supervivencia letal, pero sin perder nunca su humanidad. No es un superhéroe, es un hombre superado por las circunstancias que se niega a rendirse.

Por supuesto, no todo es perfecto. Quizás su duración, de más de dos horas, podría haberse ajustado ligeramente en su tramo intermedio, donde el ritmo decae un poco antes de la apoteosis final. Algunos personajes secundarios, como el interpretado por AnnaSophia Robb, quedan algo desdibujados y nos habría gustado conocer más sobre ellos. Sin embargo, son pequeños detalles que no empañan el resultado final. La interpretación de Don Johnson como el villano de la función es simplemente magnifica, un malo carismático y despreciable a partes iguales, y el veterano James Cromwell aporta su habitual dosis de clase en un papel clave.

Don Johnson en Rebel Ridge

En definitiva, Rebel Ridge es un thriller de acción ejemplar. Una película que te agarra desde el principio y no te suelta, que combina entretenimiento de primera con una reflexión inteligente sobre la corrupción, la justicia y la desigualdad. Es la prueba de que se puede hacer cine de género con cerebro y corazón, que te haga vibrar de emoción pero también te deje pensando. Una de esas joyas inesperadas que te reconcilian con las producciones de plataforma y que, sin duda, se va a colar en mi lista de lo mejor del año.

Y tú, ¿ya la has visto? ¿Crees que el cine de acción necesita más películas como esta?
¡Te leo en los comentarios!

Funciona con WordPress & Tema de Anders Norén